sexta-feira, 31 de maio de 2013

As meninas más de Titti Garelli


Titti Garelli, “Rainha Gótica com Gato Esfinge”, acrílico s/madeira

Há um fascínio secreto nos retratos efabulados de Titti Garelli, a artista italiana que ilustrou em 1993 “As Fábulas de La Fontaine” com 12 sugestivas litografias, 6 das quais coloridas à mão, numa tiragem limitadíssima. Intrigantes e algo perversos, os seus retratos representam, segundo a autora, “meninas más”, naturalmente cruéis ou fruto das liberdades educativas atuais. “São bonitas (…) e têm charme” mas não inspiram ternura, como as bonecas, não são representações ideais da infância. São meninas más, crianças e jovens desejosas de crescer muito depressa contra a vontade dos adultos, ou que a tal são obrigadas, desafiando os limites entre realidade e fantasia, vigília e sonho, presente e futuro. A imitar os adultos em teatros de armário, em jogos cujas regras não entendem, pois brincam sem regras, e cujas consequências não temem pois “é tudo a fingir”. Acrescenta a artista: “Fui obrigada a tornar-me uma menina boa. Por isso desenho meninas más”.

Titti Garelli é natural de Turim, onde vive e trabalha. Depois dos estudos na Academia Albertina de Belas Artes, trabalhou como ilustradora para importantes agências internacionais de publicidade (M.Cann Erickson, J.W. Thompson, Young & Rubicam ou Leo Burnet) e marcas conhecidas (Nestlé, Chicco, Barilla, Jegermeister, entre outras). A sua pintura é marcadamente realista e psicológica, apelativa e impactante, ao gosto da linguagem publicitária.

Em 2000, expôs em Nova Iorque (Wiliamsbourg e Soho) uma série de obras sob o título genérico de “As Meninas Más”, explicando que "As crianças podem ser cruéis como os adultos, às vezes até mais, porque elas não têm as nossas inibições nem o nosso condicionamento”. Continuou a expor meninas más nos anos seguintes, enriquecendo a coleção com "anjinhos rancorosos e fadas irreverentes".

Em 2007, apresentou na Galleria Via Porta Palatina, em Turim, uma sequência de pequenos retratos (10X10 cm) realistas a que deu o título de “A Volta ao Mundo em 80 Meninas”. Os retratos contavam uma viagem imaginária à volta do mundo, apresentando rostos e cores representando 80 cidades ou países. 

A pintura de Garelli possui uma forte evocação renascentista, sobretudo nos retratos. Na sua vasta galeria de "meninas más" não falta uma menina com arminho, lembrando a célebre “Dama com Arminho” de Leonardo da Vinci. Em algumas pinturas, Garelli esmera-se na criação realista de cenários e ambientes desconcertantes, por vezes exóticos, aventurando-se em descrições psicológicas mais complexas e ousadas.

"Menina com Arminho. É evidente a inspiração renascentista de muitas obras de Garelli.

“A Pequena Bailarina”. Algumas obras de Garelli aproximam-se dos ambientes e lugares mentais da infância que dominam a pintura narrativa de Paula Rego.

250 anos da Torre dos Clérigos, Joel Cleto, Porto Canal


 
Igreja e Torre dos Clérigos, ex-libris da cidade do Porto. A fachada da Igreja data de 1749. Inicialmente, estavam previstas duas torres mas o custo da obra permitiu a construção de apenas uma, que ficou concluída em 1763 - há 250 anos.



Comemoram-se em 2013 os 250 anos da construção da Torre dos Clérigos, um dos ex-libris da cidade do Porto e obra emblemática do pintor e arquiteto florentino Nicolau Nasoni. Ignorando-se a data concreta da conclusão da obra, monumento nacional desde 1910, uma carta enviada pela Câmara à Irmandade dos Clérigos a 22 de abril de 1763 serviu de referência para as comemorações oficiais, cujo programa inclui exposições, concertos de música barroca (incluindo um concerto de carrilhões), conferências, edição de livros e o lançamento de um bombom comemorativo em parceria com a confeitaria Arcádia. A Irmandade ainda faz contas à ideia de construir em chocolate uma réplica da torre, à escala real (não é gralha, vem anunciado no site oficial das comemorações) mas o acontecimento constitui uma boa oportunidade para evocar Nicolau Nasoni, a figura e a obra. Em agosto de 2013, passam exatamente 240 anos sobre a sua morte – curiosamente, o número de degraus que conduzem ao topo da Torre dos Clérigos.

VER: "Num dia como este, nasceu o pintor florentino Niccolo Nasoni"

O historiador Joel Cleto dedicou recentemente 4 episódios do seu programa semanal no Porto Canal, “Caminhos da História”, à vida e obra de Nicolau Nasoni no Porto.
Desde os seus primeiros programas no Porto Canal (“Crónicas”, 2006, “Verdadeiro ou Falso”, 2007 a 2009) que acompanhei com particular interesse viajando virtualmente pelas rotas propostas / linhas dos STCP em “Viagens na Minha Terra” (2009), Joel Cleto adquiriu progressivamente grande segurança e eficácia comunicativa, sendo já considerado “o Hermano Saraiva do norte” e afigurando-se como seu digno sucessor na promoção e divulgação televisiva da História e Património nacionais.

Joel Cleto no cartaz de divulgação do programa "Viagens na Minha Terra" - Porto Canal, com o apoio da STCP, 2009. Foto: divulgação Porto Canal/STCP

“Caminhos da História” é atualmente um dos programas mais populares do Porto Canal (e também no facebook), concorrendo este ano ao prémio da Sociedade Portuguesa de Autores, na categoria televisão, programa de entretenimento. Uma característica distintiva do programa é o aspeto aparentemente desleixado do apresentador, lembrando o tenente Columbo (na versão Peter Falk), demarcando-se claramente do aprumo e solenidade do referido professor José Hermano Saraiva.

Outra característica distintiva do programa “Caminhos da História” tem sido a participação de convidados em estúdio (nas instalações do Porto Canal na Senhora da Hora). Só a propósito de Nasoni, Joel Cleto deu a vez e a voz a grandes figuras da cultura portuense e portuguesa - como o investigador e escritor Hélder Pacheco, ou os arquitetos Alcino Soutinho e João Rapagão, Jorge Alexandre Costa (Escola Superior de Educação do Porto) e ainda António Tavares (Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto), Giovanni Tedesco (historiador italiano, especialista em Nasoni). Para além de algumas notícias atualizadas (sobre a recuperação da Quinta da Prelada ou o futuro Museu da Misericórdia na Rua das Flores, por exemplo), alguns dados curiosos trazidos pelo arquiteto João Rapagão sobre as preocupações urbanísticas de Nasoni, já que a Torre dos Clérigos se situa estrategicamente no cruzamento de dois importantes eixos da cidade à época: a rua de Cedofeita, a via de entrada na cidade pelo norte, e a via de ligação com a Igreja de Santo Ildefonso, na atual Praça da Batalha, pela atual rua 1º de janeiro, ao cimo da qual existia um obelisco de Nasoni – que ainda pode ver-se junto da referida igreja.

Igreja de Santo Ildefeonso. À esquerda e ao fundo, o obelisco retirado do sítio original.

No âmbito das comemorações, está para breve o lançamento de livros de Hélder Pacheco (Porto: a Torre da Cidade", Afrontamento), Germano Silva ("Os Clérigos", Edição da Irmandade dos Clérigos), do arquiteto Manuel Montenegro (a arquitetura da Torre) e do professor Francisco Queiroz (património artístico da Igreja e da Torre), reunindo o conhecimento atual sobre esses assuntos. 

O Porto de Nasoni“ - "Caminhos da História", Porto Canal, 2013

1º Episódio - O pintor e a Catedral do Porto
2º Episódio -  Das igrejas aos palácios”
3º Episódio - As quintas de lazer (Ver programa de 6 de maio)
4º Episódio - A Torre dos Clérigos (Ver programa de 13 de maio)

domingo, 26 de maio de 2013

ArteMar 2013 no Estoril



Decorre até 15 de junho no Passeio Marítimo Cascais-Estoril a exposição de obras concorrentes ao Prémio de Escultura ArteMar Estoril 2013.

Organizada pela Câmara Municipal de Cascais em parceria com a Fundação D. Luís I e realizando-se desde 2008 (edição nº0, ainda sem concurso), a ArteMar Estoril tem por base um concurso aberto a artistas portugueses e estrangeiros, aceitando obras limitadas a 1.500 kg, realizadas em qualquer material desde que “incorporem materiais/resíduos provenientes do mar ou este esteja simbolicamente representado”.  Para além da “inequívoca qualidade estética”, as obras devem “reflectir as preocupações ambientais que estão hoje na ordem do dia”.

A ArteMar Estoril 2013 inclui ainda o “Ateliê do Mar”, principal objetivo é sensibilizar os alunos das escolas do concelho para a preservação ecológica do património marítimo.

Este ano, foram selecionadas 11 das cerca de 60 obras concorrentes. Um júri encabeçado pela curadora Luísa Soares de Oliveira atribuirá o prémio principal, no valor de 15 mil euros, havendo ainda outro prémio, no valor de 2.500 euros, o Prémio do Público (1), resultante da votação dos visitantes, no local, ou através de SMS gratuito (2).

As obras a concurso, por ordem do catálogo (VER CATÁLOGO) e ordem de votação (AME) – de acordo com informação da CMC:

AME 7 - “Matriz”, de António de Abreu
AME 8 - “Mensagem”, de Maria Eduarda Pedro
AME 10 - “O Abrigo”, de Filipe Pereira
AME 3 - “Jaquinzinho”, de João Mouro
AME 6 - “Mogos I e II ”, de Liliana da Silva Ferreira
AME 9 - “Tecido de Paisagem”, de Luís Simões
AME 5 - “Com3Paço”, de Maria Ferreira, Beatriz Palma e Maria Lourenço
AME 1 - “Ondas de Memória”, de Marta Lima
AME 4 - “Emergência de Almas”, de Nuno Malato
AME 11 - “Revolta”, de Susana Aleixo Lopes
AME 2 - “Olhos do Oceano”, de Urus Uscebrka e Milena Milosevic.

Histórico do ArteMar Estoril

2008 – Apenas se realizou a exposição, com 11 obras de 7 escultores convidados.

2009 – Prémio ArteMar: "Plastic World", da dupla Nuno Maya e Carolle Purnelle.
Esta escultura estará presente em 2013 na “Sculpture by the Sea”, na Austrália, que reúne artistas de todo o mundo. CATÁLOGO 2009

2010 - Prémio ArteMar ex equo: "Preservação da Fauna Marinha", do escultor António Nóbrega; "Invólucro" da escultora Manuela Pacheco; "Open Ocean" do escultor Uros Uscebrka. Prémio do Público (1866 votos): “A Lata”, Teresa Paulino. CATÁLOGO 2010

2011 - Prémio ArteMar: "Rubik’s Cube”, da autoria de Susana Anágua e Cristina Ataíde. Prémio do Público ( 64,61% dos votos): “O poder dos limites”, do mexicano Ricardo Fierro Jáureli. CATÁLOGO 2011.

2012 - Prémio ArteMar: "Catch me”, do escultor Fernando Almeida. Prémio do Público: “O Mar e Tu”, dos escultores Urus Uscebrka e Milena Milosovic (Sérvia/México). CATÁLOGO 2012.


(1) - Os prémios de artes plásticas atribuídos pelo público são na realidade muito antigos. Em Seia, por exemplo, tivemos a atribuição de um Prémio do Público em 1993, no Concurso Nacional de Pintura Prémio Tavares Correia, que distinguiu uma obra da artista local Ana Carvalhal, homenageada na ARTIS XI no início de maio. No entanto trata-se efetivamente de um aspeto distintivo do ArteMar Estoril, como se sublinha no respetivo catálogo.

(2) - Para votar, envie um sms (gratuito) para o número 3232, com o texto AME (espaço) seguido do número da escultura, pela ordem do catálogo. Ex: AME 1
As votações por SMS terminam no dia 15 de junho às 12h00.

terça-feira, 21 de maio de 2013

Gil Maia vence o Prémio Abel Manta de Pintura 2013


A obra distinguida com o 1º prémio (foto: divulgação CMG)

A obra “Constructiones in Monasterium”, do artista maiato Gil Maia (n. 1974) foi o vencedor da edição de 2013 do Prémio Abel Manta de Pintura, após ter arrecadado dois 2ºs prémios nas duas últimas edições, em 2009 e 2011 (consultar o histórico do Prémio AQUI).

O júri composto por Isabel Manta, Luís Serpa, Fernando Bugalho e Eduardo Mota, decidiu ainda atribuir o 2º prémio a “SDG D3.01.12”, de Catarina Skoglund, e o 3º prémio à obra sem título, de Maria do Céu Crispim.

Para a exposição no Museu Abel Manta foram selecionadas 28 obras de 21 artistas:

"Constructiones in Monasterium", de Gil Maia
"SDG D3.01.12", de Catarina Skoglund
"SDG D3.00.13" (díptico), de Catarina Skoglund
S/título, de Maria do Céu Crispim
"Mãe", de Inês Bessa
"Preguiça", de Sílvia Lança 
"Um Prado no Bolor", de Sílvia Lança 
"Atada à cidade  – série fuga à cidade", de Sara Ivone 
"Ilhoses", de Sara Ivone 
"Às vezes as coisas simplesmente não fazem sentido", de Ângela Belindro 
"Crises e humanidades  – a procura do caminho", de Bruno Soares 
"Nature of the wall", de Raúl Ferreira 
"A noite vai descendo muda e calada...", de Lara Roseiro 
"Que sonho afagam tuas mãos reais", de Lara Roseiro 
"Periferia", de Nuno Cabral 
"Porto de Abrigo", de Nuno Cabral 
"Nonsense flowers", de Daniel David 
"Land Project III", de Susana Chasse 
"Mar Morto", de Rui Tavares 
"Under Construction #10", de Susana Ribeiro 
"Under Construction #14", de Susana Ribeiro 
"Voluptuosidade", de Ana Paula Lopes 
"Destinos Errantes", de Sérgio Reis 
"Horizontes Flutuantes", de Sérgio Reis 
"Intimidade de um pedaço de maçã", de Carina Andrade 
"A Ponte", de Maria Irene Felizardo 
S/título, de Dulce Cariano 
"Unheimlich", de Sofia Torres

A entrega de prémios e inauguração da exposição terão lugar no dia 9 de agosto. 

Fonte:

As fantasias fotográficas de Eugenio Recuenco


"A Morte de Marat", Eugenio Recuenco / Jacques-Louis David (1793)

Quem aprecia a obra (gráfica, fotográfica e cinematográfica) de Tim Burton e nunca ouviu falar de Eugenio Recuenco, não deve deixar de espreitar o mundo fantástico deste fotógrafo espanhol. 


Nascido em Madrid em 1968, Eugenio Recuenco é um dos mais interessantes fotógrafos de moda, inspirando-se nas artes plásticas para reinterpretar artistas e obras famosas, ou no mundo das crianças para contar histórias bem adultas. Para além de interpretações muito pessoais de personagens e ambientes dos contos infantis (Capuchinho Vermelho, a Bela Adormecida, a Bela e o Monstro, Cinderela) ou de grandes obras literárias (D. Quixote de La Mancha, de Cervantes), podemos apreciar fotografias inspiradas na pintura renascentista (por exemplo esta e esta) e em obras de referência da pintura universal (por exemplo, “A Morte de Marat”, de David).

Recentemente, o fotógrafo espanhol decidiu explorar o mundo cubista de Pablo Picasso para valorizar a apresentação de obras de estilistas famosos. 


Entre os clientes de Eugenio Recuenco contam-se as marcas Chanel, Diesel, Yves Saint Laurent, Nina Ricci, L'Oreal e as revistas Madame Figaro, Twill, Vanity Fair e Vogue.

segunda-feira, 13 de maio de 2013

Alberto Carneiro, artista-poeta da natureza


Os ramos parecem tocar a superfície espelhada de um lago, na qual se refletem. Foto: Glória Reis

A obra de Alberto Carneiro, artista-poeta da natureza, encontra-se de regresso (1) a Serralves. Até 24 de junho, decorre no Museu de Serralves a exposição intitulada “A Arte Vida/Vida Arte: Revelações de Energias e Movimentos da Matéria”.

A exposição integra 21 momentos, cada qual com uma unidade própria, partindo de elementos naturais de que o artista se apropriou, isolando-os do seu espaço lógico, do espaço vivo, incorporando-os no espaço da memória – na medida em que fazem parte da vida do artista – para o tornar um espaço físico de sensações e emoções, um espaço estético, um espaço vivo. A Arte é Vida.

Mas também um espaço partilhado, no qual o visitante é chamado a fazer parte das obras - refletido nos diversos espelhos que as integram, ao circular entre elas, perspetivando a sua presença material em contraponto com a “natureza viva” (pessoas, avistamentos do jardim de Serralves) e os espaços do Museu criados por Siza Vieira. Uma exposição que reúne a arte, a natureza e as pessoas” (2).

Alberto Carneiro (n. São Mamede do Coronado, Trofa, 1937) familiarizou-se muito cedo com a escultura em madeira e pedra, trabalhando desde os 10 até aos 21 anos numa oficina de santeiros em São Mamede do Coronado. Após terminar o curso de escultura na Escola Superior de Belas Artes do Porto, em 1967, partiu para Londres, onde contactou com as novas tendências da arte britânica, em particular a arte minimal e concetual. A abertura estética que caraterizou os anos 60 e 70 do século XX, levaram-no a conciliar abordagens artísticas de vanguarda com materiais recolhidos na natureza, numa perspetiva ecológica. Nessa época, a ecologia era um conceito novo em Portugal, com potencial vanguardista – no pensamento e nas expressões artísticas – e mesmo político, considerando os parâmetros e objetivos revolucionários dos seus defensores. Basta ver que a “Land Art”, a expressão mais cenográfica da arte ambiental (3), começou como protesto artístico nos anos 60. Outros artistas portugueses dessa época procuraram novos caminhos na arte concetual (4) mas Alberto Carneiro beneficiou da autenticidade e pureza das suas memórias da ruralidade. As “Energias e Movimentos da Matéria” que o artista nos apresenta para partilhar connosco são, afinal, a essência da natureza – patentes nas formas naturais que converteu em obras de arte isolando-as do seu ambiente original, das outras energias e movimentos da natureza, através de experimentadas alquimias. “Eu vibro mais com isto do que com a Mona Lisa”, confessou numa entrevista recente (5) pois as suas obras, criadas com raízes e troncos de oliveiras, laranjeiras, bambus e vimes do seu pomar e propriedades de amigos, estão muito longe de ser apenas matéria de origem natural ou matéria artística – são principalmente memórias e o seu reflexo. O que faz toda a diferença.


(1) - Em 1991, Serralves acolheu uma importante exposição antológica de Alberto Carneiro.
(2) - Suzanne Cotter, diretora artística do Museu de Serralves, Diário de Notícias, 19/04/2013.
(3) - Considerando a amplitude do conceito “arte ambiental”, sugerem-se as seguintes pesquisas complementares: arte ecológica, Land Art, Site-specific art, Arte Povera.
(4) - Como Clara Menéres (“Mulher-Terra-Vida”) e outros, com obra apresentada em 1977, em jeito de balanço, na famosa exposição “Alternativa Zero - Tendências Polémicas na Arte Portuguesa Contemporânea”, organizada por Ernesto de Sousa na Galeria Nacional de Arte Moderna, em Lisboa.
(5) - Público, 19/04/2013.


O espaço da memória: objetos e espelhos aparentemente colocados ao acaso para repararmos neles. Foi a última exposição comissariada por João Fernandes para Serralves. Foto: Glória Reis

Linhas ligeiras, formas ágeis - e o seu reflexo. Foto: Glória Reis



"Arte Vida/Vida Arte". 


Fotos: © Glória Reis. Direitos reservados.

domingo, 12 de maio de 2013

A "Mesa Verde" e "Pandora", alegorias apocalíticas da crise - ontem e hoje


A Mesa Verde” no YouTube, pelo “ The Joffrey Ballet of Chicago”

Os bailados “A Mesa Verde” e “Pandora”, aclamadas obras do coreógrafo alemão Kurt Jooss (1901-1979), merecem hoje uma atenção especial, um renovado olhar à luz do desnorte económico, político e social que parece instalado na Europa, lembrando os riscos historicamente associados a estes fatores – ou já sinais - de conflito internacional. A essência humana mudou muito pouco no último século: o que mudou verdadeiramente foram os estratagemas e as artimanhas para se manifestar no seu melhor e pior.

A Mesa Verde”, estreado em Paris em 1932, surgiu no contexto da crise económica que assolou a Europa na viragem da segunda década do século XX, em consequência do “crash” da bolsa nos EUA, permitindo não só a chegada de Adolf Hitler ao poder na Alemanha, como chanceler, mas sobretudo a fusão dos poderes de presidente e chanceler na figura do “führer”. O bailado critica os horrores das guerras (destacando-se a sequência da dança da Morte), mas também o modo como as guerras são discutidas e decididas. À volta de uma mesa (verde, a cor das mesas de jogo) dez diplomatas caraterizados como personagens grotescas, vestidas a rigor e mascaradas, discutem e negoceiam o que parece cada vez mais inevitável, a guerra (1), cujo fim levará a novas discussões e negociações.  No final dos anos 30, após muita discussão e negociação tentando adiar o que parecia inevitável, Hitler acendeu o rastilho de uma guerra europeia que depressa alastrou pelos outros continentes, com os resultados conhecidos.

O bailado “Pandora”, estreado em 1944, critica o modo como são tomadas decisões fundamentais para o destino da humanidade, desdobrando-se em imagens de tragédia. Na alegoria em 3 atos, Pandora liberta da sua caixa misteriosa toda a espécie de monstros e convence as pessoas a sacrificar os seus próprios filhos ao Deus Máquina. No ano seguinte à estreia de "Pandora", os americanos lançavam bombas atómicas sobre Hiroxima e Nagasaki.

Kurt Jooss (1901-1979) ficou conhecido pelas suas coreografias vanguardistas, combinando o bailado clássico com o teatro moderno. A “Dança da Morte” (1927) foi mesmo considerado demasiado vanguardista para a época, marcada por uma grande atividade artística na Europa. No caso da dança, os anos 20 reuniram no palco europeu os grandes mitos do bailado moderno, de Balanchine e Diaghilev (Ballets Russes) a Vaslav Nijinsky e Isadora Duncan. O trabalho inovador e inspirador de Jooss abriu caminho a outros coreógrafos de referência, como Pina Bausch, que foi sua aluna.

Após o sucesso de “A Mesa Verde”, fundou a companhia Ballets Jooss, atuando nas principais cidades de vários países europeus. A sua independência não agradou ao regime Nazi, que o acusou de colaborar com judeus. Quando a Gestapo decidiu prendê-lo, Jooss já estava a caminho da Inglaterra e tornou-se cidadão britânico em 1947.

 (1)-Kurt Jooss entrevistado por Robert Joffrey.

sexta-feira, 10 de maio de 2013

Performance de Ricardo Cardoso na Artis XI



O filme da performance no YouTube (atualização em 12/05/2013)

Amanhã, dia 11, com início às 15:30, o artista Ricardo Cardoso apresenta na Casa da Cultura de Seia uma performance concebida para o ARTIS XI – Festival de Artes Plásticas de Seia.
Através deste projeto, intitulado “DES-FORMAT-ARTE”, Ricardo Cardoso pretende refletir “sobre o estado da arte na atualidade levantando algumas questões para o público em geral e para os artistas” e questionar a sobrevalorização da obra de arte atual, ditada por imperativos do mercado artístico. No manifesto da ação, o artista anuncia que “estamos no epicentro de um furacão artístico”.

Ricardo Cardoso é um artista senense (n. 1982) conhecido sobretudo pelos seus desenhos monocromáticos de grande dimensão e pelas suas performances críticas, geralmente explorando o tema da relação artista-obra-sociedade – que pode ser identificado como o campo exploratório de toda a sua atividade artística até à data.

As performances de Ricardo Cardoso prometem sempre emoções intensas e esta tem por base uma estrutura representando uma rosa-dos-ventos, centralizando a questão artística no desnorte da arte contemporânea.

A organização da ARTIS e o artista convidam todos os interessados a assistir e participar.

domingo, 5 de maio de 2013

Fotografia de José Santos em Mangualde


Muito falada nos últimos tempos graças à sua praia artificial de água salgada e à fábrica da Peugeot-Citroën, Mangualde é terra de fundação antiga, situada junto da importante via romana que ligava Mérida a Braga e hoje no acesso à A5 (antiga IP5). Existem ruínas testemunhando a importância do seu castelo medieval, no sítio (aguardando classificação de interesse público) onde houve um castro em tempos remotos e se encontra hoje o Santuário de Nossa Senhora do Castelo, cuja devoção remonta pelo menos ao século XV. Vila de fundação medieval, Mangualde é cidade desde 1986.

A Biblioteca Municipal é um autêntico centro cultural, de oferta pluridisciplinar (consulta e leitura, exposições, formação e ocupação de tempos livres) localizada na zona escolar de Mangualde. Na sua sala de exposições temporárias, decorre até 31 de maio a exposição de fotografia “Luzes”, do senense José Santos.



José Santos, explicando como realiza as suas fotografias. A seu lado, João Lopes, vereador da Cultura da Câmara de Mangualde

Destacando alguns aspetos da fotografia de José Santos

ARTIS XI - Algumas imagens da abertura


Comandados no sonho de despertar entusiasmos, em tempo de crise e crentes no permanente pensamento crítico e assaz desalinhante, que impele a revoluções inovadoras, sobra a esperança de refundarmos novos caminhos criativos. Sobre o que somos e o que criamos. Sobra a ideia desafiante de enfrentamento, que a expressão artística pode construir, fruto de estímulos como este que o Festival ARTIS proporciona. Com a consciência das limitações e do lugar frágil de onde partimos.”

Mário Jorge Branquinho, “Artis – Emergência Criativa”


Pintura e escultura no salão e galerias da Casa da Cultura

Outra perspetiva do salão. Esculturas de Paulo Brites e Iliana Menaia. Ao fundo, a instalação de Maia Caetano, "Estendal".

O foyer do cineteatro acolhe a fotografia

No cineteatro, com apresentação de João Simão, decorreu a homenagem aos artistas Ana Carvalhal (Pintura), Carlos Moura (Fotografia) e Tozé Novais (Música), com a presença do presidente e vice-presidente da Câmara, Carlos Filipe Camelo e Cristina Sousa. Luiz Morgadinho, Mário Jorge Branquinho e Sérgio Reis representaram a Associação de Arte e Imagem de Seia. A cerimónia de abertura culminou com um concerto da Orquestra Didática do Conservatório de Música de Seia.

Ana Carvalhal

Carlos Moura

Tozé Novais

A orquestra com instrumentos de corda, dirigida por Ludovic Fernandes

A orquestra já numa configuração sinfónica, dirigida por Nuno Gonçalo Pinheiro

A Orquestra Didática foi formada em 2011 no âmbito do Ensino Artístico Especializado de Música (EAE) do Conservatório de Música de Seia “Collegium Musicum” e em parceria com os Agrupamento de Escolas do ensino regular obrigatório. A configuração da orquestra varia segundo o repertório estudado. São responsáveis pelo trabalho na orquestra os professores Luís Gomes, Ludovic Fernandes (instrumentos de corda), Joaquim Raposo e Nuno Gonçalo Pinheiro (instrumentos de sopro e percussões).